儀式、無意識、身體文化:第三屆Tjimur藝術生活節「藝術家工作坊」側記
7月
30
2020
日本舞踏工作坊(蒂摩爾古薪舞集提供)
Link
Line
Facebook
分享
小
中
大
字體
1720次瀏覽

徐瑋瑩(2020年度駐站評論人)


由蒂摩爾古薪舞集舉辦的第三屆Tjimur藝術生活節,在兩週中舉辦了多個表演藝術、視覺藝術、節慶文化工作坊。表演藝術工作坊除了四位受邀參與演出的藝術家鄭淑姬、林安琪、我妻‧惠美子(Emiko Agatsuma,日本)、Heidi Voet(比利時)外,還有峇里島舞蹈音樂、泰國民(國)族舞蹈,與排灣族當代身體工作坊。新冠肺炎疫情導致國際研討會與藝術節紛紛取消之際,Tjimur藝術生活節並不受影響。藝術節以「她的呼吸」為名如期舉行。疫情期間各國邊界的封鎖也不影響國外藝術家短期駐村地磨兒部落,一直以來臺灣總是有許多國際藝術家來訪停留,即便是此時,蒂摩爾古薪舞集仍然可以找到知名的國際藝術家前來部落交流合作。這印證了藝術節的標語「我部落,我國際」,但是卻也問題化了「在人口快速流動的今日,部落與國際的界線在哪」,以及,以何者(地理或文化)做界定。這麼說並非是說在今日部落已然消失,而是去思考部落的過去、現代、未來所構成的歷史系譜受到哪些政治、文化、經濟、教育、宗教所穿透與影響。在藝評界此議題的討論大家並不陌生,甚至已成為某些策展論述中所特意關注的核心議題。【1】蒂摩爾古薪舞集以一個排灣族的當代舞團坐落於部落中,並巡演全球各大城市,也恰恰實踐了「我部落,我國際」的理想。

近日全球表演藝術界紛紛透過網際網路呈現,來解決疫情帶來的生活限制,Tjimur藝術生活節因每場次人數不過百,而得以實踐人與人(身對身)的互動交流。全球化的疫情阻隔了人際互動,疏離人際關係,也對人們習以為常的生活模式、價值信仰造成莫大的衝擊。此時,能有一場Live的藝術節更加可貴。同樣難得的是,藝術節關注肉身的文化交流,包含:太極導引、舞踏、排灣族樂舞、峇里島的音樂舞蹈、泰國的國族舞蹈等。這些舞蹈鑲嵌在身體與文化、(無/潛)意識、儀式的脈絡中,課程強調文化性與感受性多於理性批判。

近日舞蹈界關注的目光投向科技介入表演藝術所帶來的改變,例如科技如何改變表演型態、人類的感知、身體的功能、身體監視等,諸多對表演議題開展與表演形式的想像。此藝術節的工作坊則提供另一個往古老彼端回溯的表演契機。試圖回到意識不起作用,自我與自然共存共生,群體與個體共生共融,和儀式與生活鑲嵌交織的感動。工作坊引導我們經歷舞動時身心合一的此時此刻,身體與身體直面接觸的當下。同時也喚起我們堅信身體具有智慧,並相信古老傳說的真實性。這種如祭儀形式的舞蹈在今日臺灣舞蹈藝術界愈來愈少見,但是卻也有反向萌芽的曙光。地磨兒部落坐落在群山環抱之處,正是探索如此舞動的絕佳場域。這幾場工作坊幾乎沒有科技介入,而是引領參與者敞開身心,探索還未被意識光臨的身心處女地。


日本舞踏

我妻.惠美子(Emiko Agatsuma)帶領的舞踏工作坊,是見證肉體與潛/無意識舞動很好的例子。這位在「大駱駝艦 天賦典式」舞踏團體表演二十年的資深舞踏手,在工作坊中強調把身體昇華為一個空的容器(一個「場」的概念),她以空的塑膠袋為概念解說。當身體是一只空的塑膠袋,意識與自我不再起作用。塑膠袋的舞動是因為其中注滿了各式可想像的圖景,或者被外力推拉牽扯而移動。她以水為例,引導學員練習將水注入身體(塑膠袋)內再傾倒出,如此導致身體的動作。此外,她讓學員想像將身體(塑膠袋)置於水中,受水的推拉飄動而舞動。

當身體(塑膠袋)被意象化的內容物充滿或受外力影響,身體就會自然舞動。反之,塑膠袋就回到空的狀態。因此,身體是被動的起舞,是被鑄型或牽引。我妻.惠美子在工作坊中不斷強調放掉自我、除去意識、清洗認同、不用大腦,開展身體成為天地萬物容器的可能性。於是,空的身體可以充滿各種情緒、幻化不同年紀、感受(想像),直到「自然」有動作發生。


日本舞踏工作坊(蒂摩爾古薪舞集提供)

除去認同是貫穿工作坊的核心概念,也是此次舞踏工作坊的哲學基礎。這與舞踏興起於二戰後戰敗國日本的殘破敗壞與民族自信遭受極大打擊有關,也與當時反美意識與回頭省思自己的文化血源有關。懷疑成了舞踏的信仰,舞動也從意志轉移到身體。我妻.惠美子說「意識(consciousness)會改變,無法被信任」。然而,隱藏在意識之下的是一大片尚未被開發的處女地。這片充滿各種可能性的「暗黑」地域,才是我們要開發與汲取的資源。「不要跳舞」是打破身體框架的斧頭,因為身體技術的訓練遮蔽我們往內探尋那深如大海般的潛/無意識之域。

對於蒂摩爾古薪舞集而言,舞踏在文化認同上的返回自我、汲取母土養分,和舞團的理想非常契合。然而,舞踏的身體工作坊為舞者打開了一個非常不同看待與對待身體的角度。舞踏所欲揚棄的各式認同,在國際工作坊中反倒成為一種帶有深刻文化色彩的認同。再大膽地說,無技巧的舞動形式恰恰是最具技術性的身心磨練。任何要能進入並達到舞踏境界之人,都需要耗時幾年時間的練習。而此正是一種信仰、一種文化,與技藝的鍛鍊。空的身體並非空、也非自然。在跨文化的舞蹈交流中,試圖返回空的經驗能讓我們再度檢視自己身心,觀察其中的侷限與束縛。


峇里島的音樂與舞蹈

另一場帶有強烈文化色彩的工作坊,是峇里島的音樂與舞蹈工作坊,音樂主講者是國立臺南藝術大學民族音樂學研究所胡敏德( Made Mantle Hood ) 教授,舞蹈主講與表演者是胡教授的夫人Koming Somawati。此工作坊的排場場面盛大,胡教授帶來甘美朗專屬的樂器,如懸吊式的大鑼、雙面長鼓、排鑼、不同類型的青銅片琴。樂器的排場與視覺效果已讓人嘆為觀止。

Koming Somawati以迎賓舞入場。三位舞者(Koming Somawati和她的兩個女兒)盛裝,手上拿著一個草編的方盒,其內盛著燃香與花瓣,為現場觀眾起舞祝福。燃香的香氣與裊裊上升的煙霧,充滿整個小劇場,加上舞者為我們撒下的花瓣與峇里島清脆的樂音,劇場頓時上演一場美麗的祈福祭典。在花香與燃香的混合香氣中,身心好似被帶往一個不曾經驗過的奇妙場域。最傳統的祈福儀式,正以當代藝術火熱的沉浸式劇場呈現,而沉浸的不只是視覺、聽覺、嗅覺,更是身心能量的轉化。雖然我作為一個完全不懂峇里島文化之外人,也能直覺的感受到一股親柔喜悅的能量充滿整個劇場空間。


峇里島的音樂與舞蹈工作坊(蒂摩爾古薪舞集提供)

迎賓舞後,Koming Somawati為我們講解並示範峇里島三種類別的傳統舞蹈:神聖、半神聖,以及供社區眾人欣賞的舞蹈。她同時強調,舞蹈、音樂(包含吟唱)、戲劇、偶戲在峇里島是共融的藝術,而藝術在許多場合具有儀式性的功能。這些說明提醒我們,今日對藝術的界定是現代化的產物,藝術之所以成為藝術,背後的運作機制也非常關鍵,而我們用怎樣的角度看文化活動或物件也就十分重要。接著,Koming Somawati為我們示範面具舞、娛樂性舞蹈,以及模仿自然界物種的舞蹈,例如蜻蜓點水(她用的是dragonfly bathing)。然而,在極具形式化的舞蹈風格下,令我很難想像舞者的動作與蜻蜓戲水之關聯。最後,參與者也有機會起身一起舞蹈,感受那丹田必須穩定、手臂動作有稜有角、頭部左右輕移,與眼神豐富的舞蹈形式。

胡敏德教授則是為我們解說樂器的材質與形狀所代表的意義。例如,懸掛的大鑼所發出的聲音是創世界者的笑聲,旁邊較小的鑼聲則象徵世界呼吸的聲音。每個樂器有其傳說與象徵,我們要以恭敬的心對待樂器,不能從其上跨越行走。在胡教授的解說下,樂器與聲音都具有了神祕與神聖性,音樂演奏就不再只是聲音藝術,而是整個宇宙觀與傳說的表徵。最後,學員們也參與樂器敲擊,並以人聲合奏出有趣的合唱。

峇厘島的音樂舞蹈工作坊帶領我們進入一個充滿神話傳說、卻井然有序的世界。人作為世界的一員,必須以恭敬謙誠之心對待萬物。音樂舞蹈不只是娛樂而是崇敬神靈的儀式。如此的信仰與儀式在當代自我意識高漲的社會中,不啻為一個反思現代性的啟示。


泰泰跳舞


泰泰跳舞(蒂摩爾古薪舞集提供)

泰國舞蹈是由臺北藝術大學國際文創產業藝術碩士學位學程的兩位同學Thachaporn Supparatanapinyo和Warangtip Singhakarn所帶領。她們開場就說自己不是專業的舞者,工作坊中的舞蹈是由鑾披汶‧頌堪政府在1938至1944年間建構出來,並列為六到十八歲學校教育中的必修課程(每週四十五分鐘),因此泰國國民每個人都會舞。換言之,這些舞蹈是從各地民俗舞蹈揀選出來,再經過人為的重製與散布,成為泰國的國族舞蹈。這些敘述對臺灣舞蹈人並不陌生,臺灣也經歷過民族舞蹈時期,當時國民黨政府也是以音樂舞蹈為中介,加強人民的國族認同與團結合作。泰國國族舞所用的隊形圓形,也與民族舞蹈中大眾化的「山地舞」相同,舞步則是相對簡單的四拍踩踏加上風格化的手部動作。這使得參與者能在很短的時間內一同起舞共樂。

Thachaporn Supparatanapinyo和Warangtip Singhakarn說,這樣子的舞蹈是old fashion,適合老人家跳。因為是被學校規定必須得學,有些人反而對這樣的舞蹈反感。大家離開學校後也就不再跳這種舞蹈了。工作坊中將此議題延伸到樂舞如何形塑與凝聚國族和文化認同?官方意識形態如何透過各式的軟硬機制,滲入國民身心?為什麼臺灣與泰國都經歷國族舞蹈的建構與傳布階段,但是泰國卻可以延續至今,而民族舞蹈在臺灣卻已翻轉了幾回,甚至被人遺忘。過去,臺灣研究民族舞蹈的學者常用德國納粹的樂舞與政治美學化的概念作參照。但是將目光拉回亞洲,觀察亞洲國家中二戰後樂舞成為中介國族認同的例子,應該是文化研究中值得比較探討的議題。

 

視覺藝術

來自比利時的視覺藝術家Heidi Voet以臺灣當季水果為主題,進行工作坊的創意實作。她首先分享自身的創作方法,即是取一件再平凡不過的日常物件,重新檢視、感受、追問其歷史來源與未來性、使用功能、文化象徵意涵、物質觸感等。在這一連串的發問後,我們將震驚於所以為的熟悉物件,事實上我們對其並不是那麼熟悉。繼之,Voet讓學員選擇一樣水果,不斷對此水果發問問題,發現未知的知識。

Voet接著介紹她的作品與創作理念。她將自己的作品以身體為議題扣連表演藝術,例如:缺席的身體、再現的身體、在場的身體。她透過翻玩日常平凡之物,例如改變物件使用的脈絡、呈現的形式,使之不再熟悉,從而讓觀者感到驚奇或困惑,因此開始反思與懷疑日常中隱匿的慣性、價值、理念、界線。雖然她的創作理念是刺激觀者,讓觀者走出習以為常的舒適圈,但是她的作品不以抵抗、衝撞、血腥的方式呈現,而是以詼諧、柔和、讓人會心一笑的溫暖形式展出。


視覺藝術工作坊(蒂摩爾古薪舞集提供)

工作坊最後,Voet要大家發想創作水果。學員們的想像力與批判性發揮到極致。有些帶有政治意涵,有人則以行為藝術表現,還有創意設計、隱喻諷刺,各出奇招。以水果做創作最實用的是作品完成後銷毀的方式是吃了它。經過這次工作坊後,或許學員們之後看到水果會有不一樣的感受與認知了。也說不定,經過這次工作坊後,大家理解原來藝術創作可以如此平易近人,人人都是藝術家的理想不再遙遠。


品味文化的特色

為期兩週的Tjimur藝術生活節每天下午都安排具特色的工作坊,上述是筆者參與的部分。表演藝術工作坊還有行為藝術家林安琪的行為藝術創作,與第一代雲門舞者鄭淑姬的太極導引、排灣族當代身體工作坊等。國際工作坊講師來自世界各國,而不再獨尊歐美。亞洲藝術家帶來具特色的樂舞,拉近我們與周邊鄰國的距離。說這句話的同時,我的腦海浮現《喧蟬鬧荷說九歌》一書中曾提及的一段故事。1988年雲門暫停,林懷民開始在鄰近的亞洲國家旅行,他意識到自己對西方文化的熟悉度比對鄰近國家還多。三十年後,這樣的感覺仍舊存在於我輩的身上,也反映出以西方為師的習性還是根深蒂固。近年政府的新南向政策帶頭將目光投注在亞洲鄰近國家,蒂摩爾古薪舞集的國際交流,也有意識地往亞洲鄰國尋覓具文化特色的交流對象,汲取傳統為寶藏再將之轉變為當代表演藝術。此次的一系列工作坊為學員(團員)們打開了認識亞洲樂舞的一扇窗。而窗外綺麗的風景,還有待更長時間細細品味與體認。


註釋

1、例如吳思鋒在表演藝術評論台的文章〈雞糞與左腳《尋找遺失的左腳》、《樂在其中》〉即對此議題有所討論。

Link
Line
Facebook
分享

推薦評論
在東亞的表演藝術生態中,製作人或策展人社群網絡有一個實質上的重要性,那就是:在各國經濟結構、文化政策、補助系統到機構場館往往體質與架構迥異的情況下,跨國計畫常無法──例如,像西歐那樣──純粹透過組織面來推動。無論是評估計畫可行性,還是要克服合作過程的潛在風險與障礙,人與人之間的理解與信任都是極為重要的基礎。因此,「在亞洲內部理解亞洲」也包括認識彼此的能與不能。
11月
20
2024
本文將主要聚焦於策展人鄧富權任期前三年,在由公立劇院、機構主導的城市藝術節之「策展」可能形塑什麼?又究竟「策了什麼」?而「策展」又如何「製作」節目作為討論主軸,並嘗試推想我們可能期待或需要什麼樣的城市藝術節。由於我在上述期間曾多次以不同身份參與藝術節,請將本文視為介於藝術節觀眾、參與藝術家(團隊)、觀察者等多重身份交叉田野的書寫。
11月
15
2024
《熊下山》及《Hmici Kari》為阿改及山東野合作的部落走讀結合餐桌劇場的系列展演活動。阿改協助調度部落文史及人際關係的資源,如商借場地、遊客接駁 ……,我們則專注於劇本撰寫、排演、劇場技術與設計。在基礎條件的限制下,即使盼望搭配華麗的燈光或絢爛的配樂,現實中卻得層層考量,比如是否要借電還是自備發電機,、某段音量過於龐大,會不會干擾到鄰居或讓小狗咆嘯等。看似簡單的行政工作,需要耗損相當的溝通工程,人際關係的稠密程度比蜂蜜還黏,比樟樹燒出的煙霧還猛烈,團隊成員總得細細梳理,說話再說話、確認再確認。
8月
23
2024
筆者有幸參與的2023年浪漫台三線藝術季的藝術策展「淺山行路人」,範圍橫跨五縣市,光移動就是場挑戰,「走入地方」是所有參與藝術家與策展團隊開始的起手式,這其中也不斷叩問「地方」如何被界定與其所連帶衍生的認同、族群、邊界等諸多問題。在籌備過程中拜訪各地「地方引路人」成為一個關鍵,透過多次實際走訪、聆聽、討論與溝通,許多作品在這個與地方來回互動的過程中而發展至最終樣態,甚至因應場域而重新發展。
8月
21
2024
對於徵件或委託創作來說,通常會有明確的目的與任務,而該任務也很可能與政府政策相關,例如利用非典型空間(通常帶著要活絡某些場域的任務)、AI、永續發展、社區參與等。一個不變的條件是,作品必須與當地相關,可能是全新作品或對現有作品進行一定程度的改編。可以了解這些規章的想法,因為就主辦方而言,肯定是希望作品與當地觀眾對話、塑造地方特色、吸引人流,並且讓首演發生在當地的獨家性。這似乎造就了「作品快速拼貼術」與「作品快速置換術」的技巧。
8月
14
2024
戲劇節與地方的關係略為稀薄,每年僅止於展期,前後沒有額外的經費舉辦其他地方活動或田調。又,由於地方民眾的參與度不高(光是居民不見得需要藝術就足以形成困境;加上更有效傳播資訊的網絡媒介不見得適合多為非網路住民的魚池),這導致策展上對於觀眾組成的認知模糊:既希望服務地方,又期待能吸引城市觀眾,促使以筆者為首的策展團隊萌生轉型的念頭。
8月
14
2024
換句話說,人與地方的互動經驗,會使人對地方產生情感,進而做出超乎理性的判斷。否則我們很難解釋,黃錦章從布袋戲團團長到文化工作者的身分轉變,以及那種持續為自身生活場域策動事件的動力;從張敬業身上,也能看到同樣的情感動力模式,令他在見到鹿港於鄰近工業及商業觀光夾擊時,自發性地舉辦文化活動,尋找外於過去的聚眾可能。
8月
09
2024
將物質文化的地方人文與民間精神活動列入藝術史,多傾於將它們當作擴充藝術史的材料。而如果以地方性為主體,「地方性的藝術」在階級品味擴張之外,則需要政治美學化與藝術政治化的行動介入,才能打破其固化的形態。在史觀區分上,歷史唯心主義傾於「菁英史觀」,認為「重大理念、人物、事件」才能製造出流動的歷史感,否認民眾在歷史所扮演的重要角色。歷史唯物主義則認為社會存在決定社會意識,主張「人是環境的產物」,群眾才是創造歷史的力量。 此藝術史觀的源起分歧,決定了「地方性」與「藝術性」的發展脈絡。在當代文化生產語境裡,「菁英史觀」介入「民間環境」的同時,則又顛覆又模糊這兩個意識形態,在異化中擴張了地方文化的再生產。
8月
07
2024
同時,我愈來愈感覺評論場域瀰漫一種如同政治場域的「正確」氣氛。如果藝術是社會的批評形式,不正應該超越而非服從社會正當性的管束?我有時感覺藝術家與評論家缺少「不合時宜」的勇氣,傾向呼應主流政治的方向。
4月
18
2024