雙鋼琴盛宴《呂冠玟×呂冠縈雙鋼琴音樂會》
8月
29
2018
呂冠玟×呂冠縈雙鋼琴音樂會(呂冠縈提供)
Link
Line
Facebook
分享
小
中
大
字體
995次瀏覽
余政憲(國立臺灣藝術大學戲劇學系表演藝術研究所)

呂冠縈、呂冠玟姊妹皆是國立臺灣師範大學音樂系碩士,兩人從小到大獲得無數國內外比賽佳績,此次音樂會曲目安排更使人期待,布拉姆斯《海頓主題變奏曲Op.56b》、柴可夫斯基《胡桃鉗組曲Op.71a》、比才/安德森&蘿伊《給雙鋼琴的卡門幻想曲》、拉赫曼尼諾夫《第二號雙鋼琴組曲Op.17》,每首作品難度都非常高。

第一首曲子是布拉姆斯的《海頓主題變奏曲Op.56b》,該作品有分為樂隊版(56a)與雙鋼琴版(56b),音樂內容完全相同,樂曲由一個主題、八個變奏和終曲組成。整首曲子流暢,兩姐妹的音色柔和,在力度表現上張力明顯,又不失優雅,讓人聽起來非常舒服,並不覺得時間已經過了將近二十分鐘。

第二首曲子是柴可夫斯基的《胡桃鉗組曲Op.71a》,該作品已經是耳熟能詳的作品,「胡桃鉗」是柴可夫斯基最後的芭蕾舞劇音樂,在首演舞劇之前,柴可夫斯基從「胡桃鉗」中選出八首曲子編成《胡桃鉗組曲Op.71a》,分別為序曲、進行曲、糖梅仙子之舞、俄羅斯舞曲、阿拉伯舞曲、中國舞曲、蘆笛舞曲、花之圓舞曲,此曲筆者認為非常適合這兩姐妹演奏,充滿童話風格的曲子在細膩的觸鍵下,呈現出夢幻的音色,兩人在音量的比例上處理的很有層次,配合極佳。

下半場第一首曲子為《給雙鋼琴的卡門幻想曲》,由美國青年作曲家安德森和蘿伊編寫,取自《卡門》歌劇中的「哈巴涅拉」舞曲及「吉普賽舞」改編,將動機與主題進行再次發展,從一開始優雅的旋律,連結到快速的音群,突然轉到激動熱情的主題動機,兩姐妹在呈現此首曲子時,將整體的力度詮釋的更為明顯突出,使律動感更加跳動。

最後一首是拉赫曼尼諾夫的《第二號雙鋼琴組曲Op.17》,拉赫曼尼諾夫以創作超高難度的鋼琴作品而聞名,樂曲寫作華麗且複雜,為當時雙鋼琴組合演奏家們必備的核心曲目。作品分為四個樂章:第一樂章導奏,以進行曲的律動呈現,使開頭便充滿活力的表現;第二樂章圓舞曲,由一台鋼琴負責主奏,另一台鋼琴模擬管弦樂團的聲響效果;第三樂章羅曼史,以抒情的創作為基礎,用超高難度的技巧呈現,快速的爬音與分解和弦,使音樂整體漸漸推向高潮;第四樂章塔朗泰拉舞曲,急板迴旋曲,以兩架鋼琴的音符互相交織,呈現出威嚴壯闊的主題動機,最後在豐富的聲響效果中,壯麗的結束。

聽完整場讓人很激動。最後一首拉赫曼尼諾夫把整場音樂會氣氛推向最高潮結束,曲子的選擇高難度之外,兩姐妹的演奏技巧高超,音色非常細緻,從第二首開始,甚至讓人誤以為在聽管弦樂團一樣,層次分明又飽滿的聲響,意猶未盡,兩人在連續的高難度曲子下,似乎感覺不到一點累,音樂會圓滿完成。

《呂冠玟×呂冠縈雙鋼琴音樂會》

演出|呂冠玟、呂冠縈
時間|2018/08/24 19:30
地點|臺北國家音樂廳演奏廳

Link
Line
Facebook
分享

推薦評論
單就《空城故事(第一篇)》與《亞穩態》、《晶影(二)》的創作手法,使筆者感受作曲家盧長劍的特別之處——如果多數作曲家的創作如同畫家一般,以音符做為顏料,將繆思在畫布上從無到有地呈現、發展,最後產出的畫面讓觀眾感知,以進入創作者想表達的世界;那盧長劍則更像是一位攝影藝術家,以音符代替相紙與藥水,選用一個特定的視角取景,呈現一個實際的場景或是已存在的現象。
4月
22
2024
所以,我們該如何評價他現今的演奏詮釋?筆者私以為,歷時性地看,從他十餘年前以大賽出道至今,他其實恰好形成了漸進式的變化:從一個圓融和諧、路徑一致的俄國學派鋼琴家,成為面向廣大聽眾、挖掘自身吸引力的「明星獨奏家」。
4月
22
2024
演奏者精心設計了樂曲的開頭,結尾自然也不會遜色;飛快的思緒在〈快速舞蹈〉( “Sebes” )層層堆砌,達到終點時,所有人的急促呼吸終於得到了舒緩,果斷而清晰的結尾彷彿軟木塞自香檳瓶噴飛的瞬間,清新、輕盈的氣息隨之呼出,像是三人同時舉杯相碰:「成功了!」
4月
18
2024
這個新的感知形式,從被動接收到主動組裝的變化,其實也是數位藝術的主要特徵之一。數位媒介向來有利於重複、剪貼、混音等行為(技術上或比喻上皆然),讓音樂作品變成了短暫(transitory)且循環(circulatory)的存在,形成一種不斷變動的感知經驗。有些學者也稱此為「機械複製」(mechanical reproduction)到「數位再製」(digital re-production)時代的藝術演進,是數位技術之於欣賞者/參與者的賦權。
4月
12
2024
雖然缺乏視覺與肢體「實質的互動」,憑著聲音的方向、特質給予訊號的方式並非所有人能馬上理解。但妥善規劃層次分佈,凸顯夥伴作為主體的演奏技巧,不受他人影響成為團隊中穩定的存在,正是鋼琴家仔細聆聽音樂本身,以及信賴合作者所做的抉擇。
4月
08
2024
如同本劇的英文標題《Or/And》,演出從第一景作曲家即自問出「或」與「和」的難題,隨著劇情推演,也道出我們時常用「或」來區分身份,但選擇這樣認同的人,其實同時也兼具著其他的身份或是立場,但「和」反而能將各種身份連結,這或許才是人生的普遍現象。劇情以排灣族的祭典、休士頓的示威遊行來說明作曲家的發現、用與女兒的對話來凸顯自己在說明時的矛盾。
4月
08
2024
第四樂章的開頭,在三個樂章的主題動機反覆出現後,低音弦樂示範了理想的弱音演奏,小聲卻毫不壓抑,可以明顯感受到樂器演奏的音色,皆由團員的身體核心出發,並能游刃有餘地控制變化音樂的方向感,而轉而進入歡樂頌主題的齊奏。
4月
04
2024
然而《給女兒的話》創作者卻是從親子關係、身分認同、社會正義議題進入,個人的思維與情感導致思維逆反理性邏輯運算法則,並且藉此找出一切掙扎衝突的解方——主角身為一位母親,擁有臺灣的血統,也長期居住生活在美國波士頓,最後捨棄兼顧的or、選擇堅持自己的and立場。
4月
02
2024
常見的音像藝術(Audio-Visual Art)展演形式,在於聽覺與視覺的交互作用,展演過程透過科技訊號的資料轉換、以及具即時運算特性讓視聽合一,多數的作品中,這兩者是無法被個別分割的創作共同體,聲音與影像彼此參照交互轉換的連動,得以構成音像雕塑的整體。
4月
01
2024